JESUS BRAVO Yana Bolder
todayMarch 27, 2020 268 13 5
Chances are, you are already ruining your potential to succeed in the music industry because you believe in one or more music career myths. How do I know? I am sent e-mail messages on a constant basis by tons of musicians (all seeking the answers to the WRONG questions). These are questions that may seem like good questions on the top level, but are really highly damaging questions that take them far away from their musical dreams.
To put together a successful career in music as soon as possible, you’ve got to know the questions you do NOT need to be seeking answers to, and understand how to ask much higher quality questions that will put you on the right track toward reaching your music industry goals.
These are the 4 worst music career questions you should avoid asking in order to build a successful career as a professional musician:
Bad Music Career Question #1: Do I Have To Become A ‘Starving Artist’?
A lot of people believe that making a living as a professional musician means one of two things: Either you ‘make it’ and go on to tour the world and sell millions of albums or you ‘become a starving artist’ and have to play at crappy bars and street corners just to get by. This music business myth makes sabotages people’s careers from the start, either by making them believe they need to get full time jobs unrelated to music and ‘try to do music on the side’, or be afraid of trying to enter the music business.
Fact is, the music business is made up of a large middle class and there are countless ways to earn a living. You’d be surprised at how easy it is to make a good living in the music industry versus becoming successful in an outside field. However, before you will make a lot of money, you must stop asking low quality questions. Stop worrying about becoming a starving artist and start envisioning all the different ways you can make money as a musician.
As you work in the music business, you are not forced to live from one paycheck to the next like in a normal day job. Instead, it’s always possible to be earning multiple sources of income at the same time. This makes becoming a professional musician a much more stable career choice since you don’t have to be dependent on just ONE source of income. In addition to the obvious ways that musicians seek to make money in music (selling albums/downloads, playing live shows or recording as a session musician), there is one thing you can do right now that will quickly boost your music related income:
Start growing a music teaching business. This will immediately produce multiple sources of income (your students) for you while you work much less than full time hours each week.
When you build many sources of musical income as discussed above, it’s very possible (and not as hard as you might think) to annually earn more than $100k in your music career (I know this, because I’ve helped many musicians to do it).
Bad Music Career Question #2: How Do I Get A Recording Contract?
In order to understand why this is not a good questions to ask, answer this: “Why should someone give YOU a recording contract?” If you think it’s because you write good music… try again. This is never a good enough reason for someone to sign you to a recording contract. No one is going to invest many thousands of dollars into you just because you can write good music. This would be WAY too risky of an investment (so much so that it doesn’t even make sense). Imagine that you saved up $200,000, would you then go to a casino and put it all on the line for one spin of the roulette? OR would you instead invest it into someone who has proven that they can help you earn even more (at least at a smaller level)? No doubt, you would make the wise choice and invest it into someone who would help you make more money. This is how recording labels think. So stop wondering about how you can get signed to a recording contract and start turning yourself into a ‘wise investment’ that any label would immediately see as valuable. This requires much more than writing great music, playing your instrument well or having a Facebook page.
Here are the actions you should be taking to make yourself into a valuable investment for a record company:
1. Understand what the music industry is looking for in musicians before they begin working with them.
2. Work every day to build your music career. Record companies want to see that you have a good track record before they will begin working with you. The more things you do as an independent musician, the more likely it is that you will gain the interest of a record company.
3. Get music industry training from a successful mentor who has already accomplished big things in the music industry and helped others get signed to recording contracts.
Once you begin developing your music career on your own, you will make yourself like a beacon of light and record companies will come searching for YOU!
Bad Music Career Question #3: How Can I Get My Music ‘Heard’ By More People?
The majority of musicians want to get their music heard by as many people as possible, believing that this will help them earn money and become successful pro musicians. However, the quantity of people who listen to your music is not very significant in and of itself. What really matters is the amount of people you are able to turn into a highly dedicated fans who will do anything to support you and your music.
Stop asking yourself how to get more people to hear your music and start transforming anyone who is already your fan into a real FANATIC. Only After you have a strategy in place for turning ‘casual fans’ into ‘hardcore fanatics’ will the total number of people who hear your music begin to matter.
Bad Music Career Question #4: What Is The Best Music City To Move To?
Many musicians think they will be much more likely to succeed in the music industry by moving to a ‘music city’. Then with this belief in mind, they pack up their things and move, believing that opportunities will simply ‘fall into their lap’ once they arrive. Once they have been in their new location for a while and nothing has changed, they blame it on the city and look for a new location to move to (while being completely unaware of the TRUE reasons why they aren’t successful).
Here’s the truth about ‘location’ leading to success in the music industry: Your location has nothing to do with your ability to become a successful pro musician. This applies particularly today when it is easier than ever for someone to get a recording contract, put out music, organize world tours or work as a session musician regardless of where they live. Highly successful musicians do not become that way because they lived in one area rather than another. If that were true, there would be zero successful musicians living in cities that are not known for big music scenes. The principles that lead to developing a successful music career apply exactly the same regardless of where you live.
Rather than making the massive (wasted) effort of trying to research and find the best music scene, go through the following process that has been PROVEN to work for musicians:
Determine your specific musical goals.
Start working together with a music business mentor to put together an effective strategy for reaching your musical goals.
Work each day to get closer to achieving your goals until you reach them.
When you focus on what is most important (using the process above), you will achieve success in your music career much faster.
Now that you’ve learned why many common music career questions actually steer your music career down the wrong path, here is what you need to do to get back onto the right path:
Step 1. Think more in depth about your music career goals. Use the resources in this article to gain clarity about how the music industry works.
Step 2. Start asking yourself high quality questions on a consistent basis when trying to figure out what you must do to reach your music career goals.
Step 3. Don’t build your music career alone. Get music business training to quickly achieve big things in the music industry.
Tom Hess is a recording artist, online guitar teacher and a music career mentor. He plays guitar for the band Rhapsody Of Fire. Visit his musician development website to become a better musician, get free music industry advice, music career tips and professional music industry advice.
Written by: admin27
Cool music Music wp themes Party Singer
Biografía Pocas agrupaciones musicales han perdurado medio siglo manteniendo inalterable su identidad rítmica, superando los empujes de la industria discográfica y resistiendo los avatares de la cultura de consumo como lo ha hecho El Gran Combo de Puerto Rico. Distinto a otras orquestas salseras, en particular las surgidas en Nueva York desde finales de la década de 1960, nuestros denominados “Mulatos del Sabor” siempre han protegido su timbre musical de innovaciones y experimentos complejos, salvaguardando el sonido propio, sencillo y cadencioso que le ha caracterizado desde su fundación, el 26 de mayo de 1962. No quiere decir que a lo largo de 54 años de historia hayan evadido la significación de las nuevas técnicas y tendencias armónicas arribadas por nuevos tiempos y nuevas generaciones. Por el contrario, las estudian y disfrutan, pero por lo general, las mantienen en cautelosa distancia para evitar contagiar los rasgos identitarios de su sonoridad. Gracias a esa circunspección creativa, el grupo, comandado por Rafael Ithier Nadal, ha logrado establecer una rúbrica como muy pocas otras agrupaciones afroantillanas. La muestra está en su catálogo musical, por lo que basta escuchar, por ejemplo, la armonización de “Acángana”, tema producido en su tercer trabajo discográfico, a finales de 1963, y continuar un viaje por su historia a través de melodías como “Ojos chinos”, “A ti te pasa algo”, “Las hojas blancas” o “Sin salsa no hay paraíso” para confirmar la tesis. Su vigencia responde, además, a la sincronía entre creación artística, que suma música y talento, y fraternidad colectiva, zurcidas en una ética de trabajo singular que se sostiene en la filosofía del cooperativismo. Pero más allá del sonido y la rítmica de sus canciones, si ponderamos otros elementos creativos y sociológicos concluimos que El Gran Combo de Puerto Rico es el grupo que mejor define lo que denominamos salsa y, sin temor a equivocarnos, nadie en el entorno latinoamericano y caribeño, dentro o fuera de Estados Unidos, ha alcanzado igualar su distinción y su preeminencia histórica. Parte de la receta del éxito de esta famosa agrupación está en hacer temas cotidianos con arreglos sencillos, cadenciosos e inteligibles; una buena sección rítmica y mucha clave, siempre pensando en el gusto del público sin apartarse –y esto es importante– de las raíces de la música popular puertorriqueña. El propio Rafael Ithier lo explica con candidez en una entrevista que forma parte del borrador de sus memorias: “Al no contar con una educación formal en música, no puedo pensar en las obras de Beethoven ni Bach, pero sí en Chuíto (Jesús Sánchez Eraso) y Ramito (Flor Morales Ramos) al momento de componer mis arreglos”. Sonido de la modernidad Desde su fundación, El Gran Combo de Puerto Rico cultiva un espacio importante en nuestro cancionero puertorriqueño y antillano, destacándose como una de las pocas instituciones musicales que asumen la representación social e histórica del desarrollo de nuestra modernidad melódica, transitando con vigorosidad por la interpretación de ritmos como bomba, guaracha, merengue, boogaloo, jala-jala, bolero, tango y, por supuesto, salsa. El Gran Combo @ Foxwoods 6 El Gran Combo @ Foxwoods 6 1/8 Es, sin dudas, seña de la identidad nacional y afrocaribeña que se nutre de la rica tradición cultural que emerge y se consolida en la última mitad del siglo XX y que permanece fortalecida hasta el presente. Su propuesta artística matiza una nueva época. Curtidos a la sombra del veterano percusionista Rafael Cortijo Verdejo, los músicos que originaron El Gran Combo en 1962 lograron imponer un sonido cadencioso que de inmediato cautivó la audiencia nacional y, en poco tiempo, durante su primera década, comenzó a echar fuertes raíces en escenarios alrededor de Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Panamá. La amplitud de su repertorio, lo chispeante de sus coreografías, el carisma de sus integrantes y la sapiencia de incorporar en su cancionero melodías jocosas y narraciones cotidianas atizaron la clave del éxito. De esa manera, el grupo que fundó Rafael Ithier, Quito Vélez, Martín Quiñones, Miguel Cruz, Héctor Santos y Eddie Pérez junto a Milton Correa, Daniel “Maninín” Vázquez, Micky Duchesne, Chiqui Rivera y Pellín Rodríguez despuntó por su capacidad para entretener y provocar el baile entre los amantes de la buena música. Poco tiempo después de su creación, y tras la incorporación al colectivo de Roberto Roena y Andrés “Andy” Montañez, el trabajo de El Gran Combo refulgió en la televisión, constituyéndose en el primer conjunto musical del País en dominar, cabalmente, ese medio masivo de comunicación. Su presencia pública fue imponente: por siete años consecutivos mantuvieron una participación diaria por las ondas radiales y doce programas de televisión a la semana, convirtiéndose en la gran sensación musical del País. Determinaron, además, las pautas del desarrollo de la música popular nacional justo al momento en que se generaba la gran transformación socioeconómica de la sociedad puertorriqueña. Durante sus primeros siete años, el arte de El Gran Combo de Puerto Rico se consignó en las producciones “Menéame los mangos” (1962), “El Gran de siempre” (1963), Acangana (1963), “Ojos chinos-Jala jala” (1964), “El caballo pelotero” (1964), “El swing del Gran Combo” (1965), “En Navidad”(1966), “Maldito callo” (1967), “Esos ojitos negros” (1967) “Boleros románticos” (1967), “Fiesta con El Gran Combo” (1967), “Boogaloo con El Gran Combo” (1967), “Tú querías boogaloo” (1967), “Pata pata, jala jala Boogaloo” (1967), “Tangos por El Gran Combo” (1968), “Merengues” (1968), “Los nenes sicodélicos (1968) “Bombas” (1968), “Guarachas” (1968), “Latin power” (1968), “Smile” (1968) y “Este sí que es” (1969). Al mismo tiempo, el poderío de la agrupación se hizo sentir en los principales escenarios musicales de la ciudad de Nueva York, donde se asentaba una poderosa colonia de puertorriqueños. Empero, la gloria alcanzada por El Gran Combo en sus primeros años comenzó a troncharse en 1969. Ese año se cancelaron todas sus comparecencias en radio y televisión, su casa productora de discos, Gemma Records, rescindió su contrato, minaron sus contrataciones públicas y se produjeron las primeras dimisiones importantes del colectivo con la partida de Roberto Roena y Elías Lopés, quienes de inmediato armaron la agrupación el Apollo Sound. Al mismo tiempo, el mercado musical se tornó más competitivo. Avanzaba, también, la aparición de nuevas orquestas de sonido afroantillano que, desde Nueva York, determinaron un nuevo curso para la música popular bailable. El novel movimiento de la salsa, articulado bajo la empresa Fania, impuso nuevos desafíos para las orquestas que, como El Gran Combo, ya habían establecido su señorío. El empresarismo del Combo La “Universidad de la Salsa”, comandada por el ingenio de Rafael Ithier, sobrevivió las inclemencias de esa nueva época. La vacante de Roberto Roena se llenó con el famoso bailarín Mike Ramos, quien aportará nuevas coreografías al colectivo. Como paliativo a la crisis, además, se aventuraron a crear su propio sello discográfico, EGC Records, para producir sus trabajos musicales y no desaparecer de la escena artística. Bajo esa estampa apareció el disco “Estamos primero” (1970), seguido por “De punta a punta” (1971), trabajo en el que se exploró, por primera vez, el sonido del trombón en la orquesta, y “Boleros románticos” (1972). A pesar de su calidad, estas producciones no penetraron el mercado con la fuerza que se esperaba, aunque contribuyeron a la sobrevivencia del grupo. Mas fue el lanzamiento del álbum “Por el libro” (1972), seguido de “En acción” (1973) y “Número 5” (1973) los que retornaron a El Gran Combo a su cima, gracias a la popularidad que lograron los temas “Hojas blancas”, “El barbero loco”, “Guaguancó de El Gran Combo”, “Julia” y, especialmente, “Los zapatos de Manacho”. El éxito que comenzó a saborear la agrupación en ese periodo sufrió un trago amargo al producirse la salida del cantante Pellín Rodríguez, quien en 1973 optó por impulsar su carrera como solista. El veterano cantante, artífice del éxito “Amor por ti”, fue reemplazado inicialmente por Marcos Montañez, hermano menor de Andy, aunque su sustitución formal se concretó con el reclutamiento del vocalista y sonero Charlie Aponte, un joven de voz espléndida, entusiasta y disciplinado que representó un gran acierto para el colectivo. Con nuevos bríos, El Gran Combo comenzó a brillar como una de las instituciones salseras más importantes dentro y fuera de Puerto Rico, consignando su fuerza en los discos “Disfrútelo hasta el cabo” (1974), “Número 7” (1975), “Los sorullos” (1975) y “Mejor que nunca” (1976). Fue, entonces, cuando la agrupación, justo cuando recuperó su sitial, sufrió la salida del cantante Andy Montañez, en 1977. El recordado “Niño de Trastalleres” aceptó una seductora oferta artística para grabar como solista e integrar, a su vez, la plantilla de la orquesta venezolana Dimensión Latina. La decisión de Andy Montañez afectó los ánimos de la mayoría de los integrantes del grupo pues, por un momento, fue inconcebible su ausencia, máxime cuando era considerado como el “hijo mayor” de Rafael Ithier. El malestar que produjo su partida fue transformado en aliento, perseverancia y voluntad para continuar un proyecto musical que siempre ha estado por encima de cualquiera de sus integrantes. El vacío de Andy Montañez fue llenado por el cantante Jerry Rivas, a quien le correspondió asumir un gran reto. Sin embargo, la fuerza melódica que caracterizaba a este joven vocalista, que inició en la orquesta el 19 de abril de 1977, comenzó a seducir a los amantes del grupo, quienes fueron persuadidos con las interpretaciones “Buscando ambiente”, aparecido en el álbum “Internacional” (1977), y “La clave y el bongó”, incluido en la producción “En Las Vegas” (1978), el ultimo disco hecho para el sello EGC. La década de 1980 marcó varias rutas importantes en la historia de El Gran Combo. Este periodo inició con la puesta en el mercado, en 1979, del álbum “Aquí no se sienta nadie”, la producción más refulgente en la carrera musical del grupo y la que selló el cierre de operaciones de la productora EGC, propiedad del colectivo, para comenzar una nueva relación comercial con la compañía Combo Records. El valor de “Aquí no se sienta nadie” se inscribe en la fuerza que esta producción generó en el mercado, al extremo de abatir la invasión salsera neoyorquina, importada de la familia, que hasta entonces copaba las ondas radiales y el comercio discográfico del País. Como dato histórico, este es el primer trabajo de El Gran Combo en el que todos sus temas fueron éxitos abrumadores: “Más feo que yo”, “Así son”, “Celos de mi Compay”, “Adela”, “Nido de amor”, “Brujería”, “Oprobio” y “Mujer boricua”. Así las cosas, el impacto derivado de esta producción revirtió en una intensa agenda de presentaciones dentro y fuera de Puerto Rico que elevaron la insignia de “Los Mulatos del Sabor” a un nuevo sitial. El tránsito de los años 80 continuó con la salida al mercado de las producciones “Unity”(1980) y “Happy Days” (1981), marcando el paso con éxitos como “Compañera mía”, “Te regalo el corazón”, “Pico pico”, “A la reina”, “El menú” y “Timbalero”.
close
Fania All Stars
6:00 am - 8:00 am
Presented by Jesus A Bravo
8:00 am - 11:00 am
Presented by Jesus A Bravo
11:00 am - 1:00 pm
El Gran Combo De Puerto Rico
1:00 pm - 3:00 pm
Fania All Stars
3:00 pm - 11:40 pm